GINO RUBERT, The place to be or not to be

En esta nueva serie de pinturas de gran formato, Gino Rubert retrata el mundo del arte: sus lugares, actores y eventos. El artista en sociedad y en la intimidad. Para ello, utiliza la retórica de la metapintura (el cuadro dentro del cuadro) y también imágenes donde vemos galerías de arte llenas de público asistiendo a una inauguración y otras de galerías vacías donde solo hay cuadros apoyados en el suelo y de cara a la pared. Por un lado, desde la serie The place to be, habla sobre la vida social, el glamour y la farándula a través de referencias barrocas como el abigarramiento del horror vacui o símbolos propios de las Vanitas como la calavera o la pompa de jabón. Por otro, desde la serie To be or not to be reflexiona sobre el silencio, la soledad y el vértigo que invade al artista ante el salto al vacío que representa la noche del estreno.

 

“Aunque no estemos, ¿somos?, Si nadie nos mira, ¿existimos?”  Gino Rubert

 

Como introducción a la muestra en la que priman la luz, el color y el dibujo sobre derivas conceptuales, nos encontramos con una pintura de gran formato que presenta el interior de una galería de arte vacía. En frente de esta, cientos de fotos y documentos archivados según un criterio preciso pero indescifrable, que recuerdan más al registro secreto de un científico obsesivo que al archivo fotográfico de un artista. Con esta instalación escénica, Gino Rubert nos invita a ponernos en su lugar por un momento para entender su proceso de trabajo: “…Suelo empezar las pinturas desplegando sobre el lienzo retratos fotográficos (algunos que compro en mercadillos, otros que me he bajado de internet o, los más, que he tomado yo mismo). Y así entre esos personajes y yo, vamos configurando una escena sin ideas previas de manera que finalmente serían las químicas entre esos personajes/almas y un punto de dirección de escena por mi parte los ingredientes de un pastel que a priori nunca se que forma tendrá o a que sabrá…”

Siguiendo la estela de anteriores experimentaciones entorno al collage y al trompe l’oeil como el uso de cabello natural en su exposición Irma Lentamente (2009) o la introducción de texto en Exvoto (2014), en la presente The place to be or not to be, Gino Rubert introduce iluminación en el reverso de algunas pinturas a fin de lograr mayor ilusión de profundidad. Según el artista: “…siempre me ha interesado particularmente esa ambición-función original de la pintura de crear la ilusión de espacio; el proceso de traducir con trucos, leyes e ingenio, el mundo que percibimos en tres dimensiones al plano bidimensional sobre el que dibujamos…” 

Paralelamente a la muestra, celebraremos la publicación de  Sí, quiero editada por Lunwerg y que pone en escena un insólito y emocionante retrato de las relaciones sentimentales, con una serie de eventos como la presentación del libro y una mesa redonda.

MIRALDA -Soldats Soldés-

Tras más de 40 años escondidas en su estudio, MIRALDA saca a la luz por primera vez un grupo fotografías de la famosa serie Soldats Soldés. Estas composiciones, todas copias vintage, fueron tomadas por Miralda en Paris y reveladas en blanco y negro entre los años 1965 y 1970.

La serie comúnmente conocida como Soldaditos, es probablemente, la que más ayudó a darse a conocer a Miralda en la escena internacional, El soldado de juguete, acumulado sobre collages o insertado en elementos encontrados como mobiliario, esculturas, o  monumentos públicos, constituía una primera aproximación a las ideas de serialidad y archivo. Esta serie ha sido ampliamente expuesta en instituciones y museos y forma parte de colecciones como ARTIUM, Fonds National d’Art Contemporain, Ministère de la Culture et de la Francophonie, París, Colección Sylvio Perlstein, Amberes, Colección Musée Cantini, Marsella, Fundación La Caixa, Barcelona, IVAM, Valencia, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid y MACBA Barcelona.

Conjuntamente con galeria Senda, Miralda ha decidido celebrar el reciente galardón del premio Velázquez de Artes Plásticas 2018 con esta presentación individual en ARCO que conforma un alegato antibelicista y documenta acciones críticas con la situación política de la época.

En nuestra sesión  general del stand (9F08) encontrarás piezas nuevas de nuestros artistas representados, tales como AES+FStephan Balkenhol, José Pedro Croft, Peter Halley, Ola Kolehmainen, Túlio Pinto, Jaume Plensa, Aitor Ortiz y Glenda León.

 

 

AES+F, Mare Mediterraneum

El mar Mediterráneo es la reserva de la civilización: su corazón ha bombeado gente, culturas y religiones de una costa a otra como la sangre. Los fenicios y los cartagineses se expandieron hacia el norte, los romanos y las Cruzadas hacia el sur, los genoveses hacia el este, el imperio bizantino hacia el oeste, el califato islámico hacia el este, el oeste, el norte y el sur. Sicilia se encuentra justo en el medio y las olas de tormenta de todas las civilizaciones han salpicado en sus orillas. Esto está sucediendo hoy todavía.

El mar Mediterráneo vuelve a ser el epicentro de la contradicción ideológica. La guerra ha empujado a refugiados y migrantes quienes, para salvarse, han tenido que nadar y sobrevivir para enfrentar a Europa con una difícil elección. (En la antigua mitología, Europa también se vio obligada a cruzar este mar). Su elección ha conllevado a enfrentamientos políticos e ideológicos, a la polarización de la opinión pública y al aumento de la xenofobia y la violencia étnica.

Esta trágica situación ha devenido en un conflicto político, así como también en un tema de negociación y especulación ideológica. De esta forma, ha sido transmitido por los medios como un concepto definido hoy en día como «post-verdad». La situación ética que se ha desarrollado es paradójica.

Trabajar con figuras de porcelana en este tema podría considerarse una manifestación extrema de esta paradoja, desde la distancia, una imagen artística puede ser más radical que la realidad misma porque puede empujar los límites conceptuales.

La porcelana siempre ha sido un símbolo de satisfacción y de confort burgués. Las recientes olas de migración han confrontado a Europa con un dilema: si aceptar a los refugiados, permitiéndoles entrar a costa del confort material y psicológico de sus anfitriones; o rechazarlos en un acto inmoral, inhumano y cínico que perjudicaría la base ética cooperativa de la propia Europa.

El confort es falible y frágil, como la porcelana que se asocia con él. Mantenidas seguras durante generaciones en las altas esferas, las figuras de porcelana están cuidadosamente vigiladas pero su fragilidad encapsula la amenaza de pérdida instantánea. Se rompen fácilmente.

La forma y el material elegidos de estas obras contrastan con el drama de lo que se está desarrollando en el Mediterráneo actual. Un rayo de luz reflejado ilumina mejor que uno directo. Pensamos que esto conlleva verdad con respecto a este trabajo.

Edited by David Elliott

Túlio Pinto, 41° 23′ 20» N 2° 10′ 34’’ E y 41° 25′ 21» N 2° 12′ 32’’ E: Tres Tiempos

 

La exposición 41° 23′ 20» N 2° 10′ 34’’ E y 41° 25′ 21» N 2° 12′ 32’’ E: Tres Tiempos” del artista Túlio Pinto es el resultado de la intensa relación artística que estableció en Barcelona durante los cuatro meses que vivió en la ciudad condal.

El proyecto estará dividido en tres exposiciones en espacios diferentes y en momentos alternos. Sus dos primeras muestras se podrán ver entre el LAB 36 de galería SENDA y en el Piramidón, Centre d’Art Contemporani.

En el Piramidón, donde realizó una residencia artística en el verano de 2018, presentará una instalación escultórica que remite al dibujo espacial. Simultáneamente en LAB 36 de galería SENDA expondrá el vídeo Unicórnio que abarca uno de los temas recurrentes en su obra, la impermanencia en el lenguaje escultórico además de esculturas en hierro y vidrio soplado. La tercera muestra del proyecto tendrá lugar en galería SENDA, durante el verano de 2019 con la presentación de una instalación de gran formato concebida para el espacio arquitectónico de la galería.

Túlio Pinto construye su investigación artística por medio de la fuerza de los contrarios, generando tensiones que desafían las leyes físicas como la gravedad a la vez que se mantienen en perfecto equilibrio. Esta armonía es alcanzada a través de la ponderación perfecta de las masas, volúmenes y densidades de materiales de naturalezas y comportamientos opuestos como el cemento, el hierro, la roca, el vidrio, el plástico y el agua en forma de hielo.

 

“Esta es la manera que él siente y traduce el pulso de las cosas para, también, reflexionar sobre el mundo de las relaciones humanas. Un juego ambiguo que en la primera lectura puede parecer limitado a las combinaciones formales herederas del construtivismo brasileño o del minimalismo internacional. En una segunda lectura es cuando emerge la mirada, la percepción mas allá a la tradición (a la cual el artista hace referencia y expande con competencia y rigor), hay una sólida poética que subvierte lo establecido. Apunta urgencias más que nunca actuales: el territorio movedizo y utópico de la armonía entre los contrarios”

Angélica de Moraes (Conjugação de Forças, 2016)

 

El espacio arquitectónico está íntimamente relacionado con la producción de sus instalaciones. El artista aprovecha este espacio y se apropia de los elementos que lo constituye. “Soy mucho más un vehículo de transmisión que un escultor tradicional ya que potencio en un nuevo impulso las fuerzas presentes en los objetos, poniendo en evidencia estas aproximaciones y/o anulaciones que son generadas”, explica el artista.

 

TÚLIO PINTO 
Nació en Brasilia, Brasil en 1974.

Formado en Bellas Artes especializado en escultura por la Universidad Federal del Rio Grande do Sul en 2009. Entre sus principales exposiciones podemos destacar Nova Escultura Brasileira en la Caixa Cultura RJ en 2011, en Brasil; Ground en la galería Baró en 2013, Brasil; La Bienal de Vancouver en 2014, en Canadá; Onloaded en el Phoenix Institute of Contemporary Art en el 2015, en Estados Unidos; entre otras.

Su obra forma parte de las colecciones públicas:

Instituto Figueiredo Ferraz (Ribeirão Preto, Brasil); Colección Ca.Sa (Santiago – Chile); Colección Phoenix (Phoenix, Arizona-USA); Museo de Arte Contemporáneo del Paraná (Curitiba, Brasil); Fundación Cultural Itajaí Cultural (Itajaí, Brasil); Museo de Arte Contemporáneo del Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Brasil); Museo Nacional de Brasilia (Brasilia, Brasil); Museo de Arte de Ribeirão Preto (Ribeirão Preto, Brasil); Pinacoteca Municipal Aldo Locatelli (Porto Alegre, Brasil).

 

Túlio Pinto, Unicórnio, 2015 video 9´51”, Superstition Mountains, Phoenix, Arizona, USA

MIRALDA. Three Projects (NYC-MIA-BCN)

 

La exposición MIRALDA TRES PROYECTOS (NYC-MIA-BCN) presentará obras originales, registros y archivos documentales de The Last Ingredients (MIA), de Apocalypsis Lamb (NY-BCN) y de Santa Eulalia. 175 (BCN).

The Last Ingredients fue una performance de procesión de vehículos y un banquete público en Miami en 2016, que celebraba la inauguración del centro de arte Faena Forum de Rem Koolhaas. La colcha nupcial Apocalypsis Lamb formó parte del proyecto Honeymoon  en que se celebró la boda entre la Estatua de la Libertad de NY y el Monumento a Colon de Barcelona; en 1989 la colcha participó en el recorrido del Columbus Day en la ciudad de Nueva York  y  en 1995 desfiló hacia el MNAC donde fue izada y en el cual permanece como parte de su colección permanente. Por último,  Santa Eulalia. 175 consistió en una performance de una procesión con comitiva de 80 músicos y 150 estandartes, además de una serie de actos festivos con motivo de la celebración del 175 aniversario de la tienda Santa Eulalia en 2018.

Se mostrarán como material de registros; fotos, dibujos, videos, objetos, collages, etc., que permitirán al espectador hacerse una idea del alcance y complejidad de cada uno de estos trabajos  con la intervención pública de carácter participativo y procesional y que caracteriza al artista.

 

 

MIGUEL ANGEL RÍOS, Landlocked

En su trabajo, Miguel Angel Ríos integra un acercamiento conceptual riguroso junto con una estética manual meticulosamente construida. Desde los años setenta ha trabajado alrededor del concepto de lo “latinoamericano” utilizando dicha idea como estrategia artística y como problema político. Desde el año 2000, Ríos ha explorado también el video para crear narrativas simbólicas acerca de la experiencia humana, la violencia y la muerte.

LANDLOCKED:  Bolivia ha sufrido desde hace varios siglos un bloqueo al acceso al océano Pacífico. Landlocked es una metáfora de deseo a lo inalcanzable. Perros al pie de monte en altas montañas de Los Andes, han sido entrenados para cavar y hacer su trabajo, creando así una ilusión para llegar al océano.

Glenda León «Hablando con Dios»

Unos calmados cantos sumergen el interior de la iglesia barroca en una expresión de reverencia y tensión retenida. Los adoradores, sentados en bancos y bañados por un brillo etéreo, mantienen la mirada baja, presumiblemente en oración. El video de pronto revela la preocupación de los fieles por el teléfono celular, una herramienta que ocupa la mayor parte de nuestras vidas. El canto contribuye a adentrarnos en toda una atmósfera eclesiástica, sin embargo se trata de una alteración tecnológica de sonidos emitidos por murciélagos, de modo que semejan una tonalidad humana. Como animal nocturno, el murciélago está asociado con el diablo en la cultura occidental. El video pasa a una perspectiva omnisciente, donde el conjunto de pantallas se va transformando en una constelación de estrellas.

Hablando con Dios afronta la tecnología como un fenómeno contemporáneo, y la desacralización y descentralización de lo que es el canon.,Si bien el entorno de una iglesia católica puede sugerir una íntima conversación con un Ser Superior, una exaltación de la Fe, el hecho de que las personas estén absortas en sus celulares, nos plantea una reflexión acerca del rol que las tecnologías desempeñan en nuestra vida actual. ¿Se podrá entonces realizar una actualización de la Fe?

Pocas veces, como en estos tiempos de Internet, tuvimos la posibilidad de alcanzar el conocimiento absoluto y ejercer el poder de la omnipresencia. Nunca antes estuvo el hombre tan cerca de parecerse a Dios y, sin embargo, lo esencial parece alejarse cada vez más. La belleza del encuadre final, distante, similar al de un cielo estrellado, nos deja una posible salida, optimista, donde ambos elementos, lo tecnológico y lo espiritual, entran en armonía.

 

Ballenesque, Roger Ballen: una retrospectiva en LAB 36 de galeria SENDA

 

Roger Ballen desafía las formas en que percibimos la “realidad” de la fotografía. Sus retratos ambiguos y sorprendentes de personas, animales u objetos posando en habitaciones que asemejan celdas, ocupan el espacio gris entre realidad y ficción, difuminando las fronteras entre la fotografía de reportaje y las formas artísticas como la pintura y la escultura.

Trabajando donde la diferencia entre la realidad y la ficción no tiene importancia, se presentan escenarios inquietantes y claustrofóbicos que nos acercan a su historia. Estos interiores  son habitados por personajes atrapados en una atmósfera marginal, donde el hilo narrativo es la ambigüedad. Las habitaciones son lugares reales, pero aparecen perturbadoras y extrañas, lógicas pero también completamente imposibles: las paredes están garabateadas, cubiertas de manchas y alambres colgantes; por el suelo están esparcidos multitud de objetos y artefactos extraños; animales deambulan por el espacio o están metidos en contenedores imposibles. Todos los personajes parecen extraños, pero al mismo tiempo provistos de una gran fuerza expresiva que despliega un esperanzador giro poético y trastoca el perturbador impacto inicial .

La selección de fotografías que Roger Ballen presentará en el Lab 36 pertenece a su nuevo libro Ballenesque, una exhaustiva retrospectiva de su obra. Basado en una nueva evaluación del archivo del fotógrafo, el libro toma su título de su apellido y lleva al lector a un recorrido visual y cronológico de su obra. La exposición de LAB 36 explora las etapas de este viaje creativo y recrea a manera resumida el proyecto de Ballenesque a través de una selección de obra de las diferentes series con la inclusión de algunas de las fotografías más icónicas así como de obras inéditas en un compendio de la trayectoria de toda una vida.  Ésta es la cuarta exposición individual del fotógrafo con galeria SENDA.

YAGO HORTAL, Rigor y Rosa

Yago Hortal plantea en Rigor y Rosa un ejercicio de síntesis y de confrontación de la semántica de su lenguaje y tensiona los fundamentos de su pintura a través de una inversión de los conceptos asimilados y de una renuncia a sus lugares de confort. En una reto introspectivo y mediante una reducción formal de medios expresivos, desnuda su obra en fondo y forma reafirmando así su trabajo.

A través de una paleta visual dotada de un gran cromatismo con uso de colores fluorescentes, Yago Hortal invierte la dualidad de fondo neutro y protagonismo de la pincelada para profundizar en las especificidades de su praxis y dotar de valor a todo el cuadro. En las ilusiones ópticas cognitivas como la Copa de Rubin investigadas por el psicólogo Edgar Rubin y desarrolladas por la teoría de la Gestalt, se produce la percepción multiestable o tendencia a saltar adelante y atrás entre dos o más interpretaciones, y de esta manera Hortal juega con la alternancia del protagonismo de fondo y figura. Así, enfatiza toda la superficie pictórica y reivindica la aportación del fondo como espacio positivo a percibir de manera autónoma en igualdad de condiciones con la pincelada del primer plano.

Estas obras sintéticas se despojan de todo artificio y permiten al espectador apreciar con mayor nitidez las enérgicas pinceladas generadas a través de ritmos de aceleración y pausa que fluyen en la composición a modo de explosión de color. Asimismo, estas pinceladas devienen más estilizadas y conducen el recorrido de la mirada aportando sensación de movimientoa la representación. Este proceso de deconstrucción acentúa la trazabilidad del proceso creativo a través de la evidencia de la técnica utilizada con las salpicaduras y goteos de pintura recortados sobre el fondo. De este modo, las formas se expanden por toda la tela, proceso que culmina en la expansión de la pintura más allá de los límites del lienzo en alguna de las obras, dotando a los artefactos de un marcado carácter escultórico. En un nuevo impulso, Yago Hortal emplea a menudo polípticos de diferentes medidas y disposiciones que irrumpen en el espacio arquitectónico agregando el vacío en el que se reflejan y se fusionan los colores como superficie pictórica a aprehender.

Pablo Vindel presenta 28 Lapsus Linguae en Lab 36 de galeria SENDA

Bobinas, husos, formas rotadas, espejos… la producción aquí propuesta es un conjunto de trabajos de vídeo, vidrio recocido y vidrio científico, así como dibujos de gran formato. Todo ello toma parte de la misma reflexión (o vacilación) en torno a la lengua. El vidrio soplado se presenta aquí no sólo como materia creativa y transformadora, apuntando a los procesos de fabricación y manipulación que le son propios, sino también como puente entre el objeto y el lenguaje, entre la palabra y el cuerpo.

Un desliz, un lapsus linguae. Múltiples, los hilos son a la vez contables e infinitos. Las traducciones son también limitadas y fallidas, en tanto no pueden sino diferir del “original” y, como resultado de su propio error, sugieren innumerables posibilidades. El vidrio caliente ha de estar en continua rotación para recibir su forma; de la misma manera el lenguaje ha de permanecer en movimiento para ser transformado y no tragado por la inmovilidad. Esta exposición señala algunos de esos lapsos inevitables, en su intento (del lenguaje, o del propio cuerpo) por escapar de la boca. Todo gira en torno al mismo fuego.

La exposición 28 lapsus linguae de Pablo Vindel es un recorrido por el trabajo de vidrio soplado, video-poesía y dibujo como documentación de performance que el artista desarrolla durante y a raíz de su reciente residencia en el Creative Glass Center of America. Este corpus de obra se sustenta asimismo en su reciente experiencia como Sullivan Scholar a través de Stetson University (DeLand, Florida), la cual lo pone en contacto con un extraordinario elenco de poetas experimentales: poetas sonoros, vídeo-poetas y poetas concretos junto con los que ha recorrido, física y psicológicamente, diferentes espacios del estado de Florida y de las ciudades de Santiago de Chile y Río de Janeiro. No menos importante, un profundo interés por la materialidad del lenguaje y su potencialidad para ser traducido.